Blog de castellano de Marco Serra y Miguel Espinosa, un rincón bastante abandonado. jaja =D
Presentación
Nosotros somos Miguel y Marco, alias, Em'and'Em
E de: Em'and'Em M de: molaaa!! son los Em'and'Em!!! A de: andaaa!!! xo si son los Em'and'Em!! N de: no me digas que son los Em'and'Em!! D de: diooos!!! es posible k sean los Em'and'Em??? =O E de: ehh!! son los Em'and'Em!!! M de: madre de dios santo!! xo si son los Em'and'Em!!
El Barroco
El nuevo mundo
película del barroco
La película se encuentra en el contexto histórico de 1607. Es cuando comienza la historia. Unas embarcaciones inglesas llegan a Virginia (Situada en el actual país de EEUU). Allí se encuentran con los indios que le ocupaban. El capitán principal de la embarcación tiene las intenciones de colocar a los indios a su favor, aprovechar los recursos que les pudiesen brindar para comenzar la colonización de estas nuevas tierras. La película continua en un marco romántico, histórico, y buenos paisajes, de muy buena fotografía, el cual es la narración real o más creíble de la famosa Pocahontas. Lo más concerniente a las características del barroco, son las manifestaciones cuales como, un propio contraste entre el nuevo mundo, perfecto, ya lo ven no como algo fantástico, como lo hacían en el renacimiento, si no como una gran alternativa de vida. No buscan oro, son ingleses, buscaban colonizar, nuevas tierras, nuevos sueños, vidas nuevas, para huir de la realidad mal afortunada del nuevo periodo en el que Europa se encuentra mal situada económicamente. Existe una fuerte descripción visual del contexto social del reino inglés, música extravagante, animales exóticos como piezas de un museo vivo, vestidos llamativos por parte de todos los que presencian la estadía de los reyes delante de si. Se ven las complicadas expediciones navales, las arduas colonizaciones, donde las vidas de los ocupantes de estas embarcaciones vacila de manera desagradable, hasta llegar al punto de ser caníbales, de comer manos humanas, enfermedades, hambruna, disminución de los pobladores y por todos los infortunios culpar a Dios.
Tomás Luis de Victoria nació en la ciudad de Ávila en 1548. Con 10 años, se convirtió en niño cantor de la catedral de Ávila. Allí inició sus estudios musicales de teoría del canto llano, contrapunto y composición, ejercitándose también en la práctica del teclado. Al año siguiente viajó a Roma e ingresó en el Collegium Germanicum, fundado por los jesuitas, donde pudo recibir lecciones de Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro de capilla e instructor de canto y música del Seminario Romano, de quien tuvo influencias muy notables en sus primeras composiciones. A los 35 años reemplazó a Palestrina en el cargo de maestro de capilla del Collegium Romanum. Y a los 37 años recibió la ordenación sacerdotal.
A los 48 años fue nombrado capellán y maestro de coro del Real convento de las Clarisas Descalzas en Madrid, donde vivía retirada la hija de Carlos I , la emperatriz María de Austria (viuda del emperador Maximiliano II de Austria y hermana de Felipe II), por lo que dejó Roma para trasladarse a su país natal. Durante este tiempo, Victoria compuso pocas obras: solo dos nuevas ediciones de misas y el Officium defunctorum a seis voces. Aunque durante esta época recibió ofertas de importantes catedrales españolas, las rechazó todas. Murió en Madrid en el año 1611 con 60 años de edad. Se le considera uno de los compositores más relevantes de su tiempo y su influencia llega hasta el siglo XX, cuando fue tomado como modelo por los compositores del Cecilianismo.
La fuente se encuentra en el punto de intersección de tres calles, al final del acueducto Aqua Virgo, o actualmente conocido como Aqua Verginie. En el año 19 a. C. fue culminado el acueducto gracias a Agripas, y que a la vez irrigaba sus baños. Narra la historia que unos soldados romanos sedientos andaban en busca de agua, cuando se encontraron con una joven virgen, que les condujo hacia un manantial situado a 22 Km. d Roma, esta escena está representada en la fachada de la estructura , el manantial sería el proveedor del agua que conduciría el acueducto, que en honor a la joven recibió el nombre de Aqua Virgo. El manantial supliría diariamente a los ciudadanos romanos unos 1.000.000 metros cúbicos de agua aproximadamente, por medio del acueducto de 22 kilometros, y con un declive de 4 metros que unía la ciudad con el manantial. Todo este esfuerzo sería destruido posteriormente por los visigodos que invadieron Roma, pero al recuperarse el imperio, a mediados del siglo XV el papa Nicolás V restauró el acueducto con la ayuda del Arquitecto León Battista Alberti, quien construyó una simple pila al final del acueducto, diseñada por él mismo.
Sin embargo en 1629, Bernini fue encargado de hacer los bocetos para reconstruir una fuente hermosa que remplazaría la simple pila. Al morir el papa contemporáneo, el proyecto quedó a medias, y el aporte duradero de Bernini además de la planificación, fue situar la nueva estructura escultural justo al frente del Palacio del Quirina, para que el papa pudiese contemplarlo. Por los comunes concursos de renovaciones de plazas, fuentes y demás estructuras, típico del barroco, el papa clemente XIII, organizó uno para renovar la Fuente de Trevi, en tal concurso Nicolas Salvi perdió, pero sin embargo, recibió el encargo. La fuente se inició a construir en 1732, murió Salvi y lo retomó Guessepe Panni, quien lo terminó en 1662. la Colosal obra tiene esculturas de diversos autores, El Neptuno de Pietro Bracci que se encuentra en medio de la fuente domando a los hipocampos, y en los laterales las estatuas de la Abundancia y la Salubridad esculpidas por Filippo Della Valle.
Existe la creencia de hechar monedas en esta fuente para tener suerte, dicen que si hechas una moneda tendrás la suerte de regresar a Roma, si tíras dos, tendrás una novia o novio que sea de Roma, y si tíras tres, lo más posible es que te cases con una romana o romano y vivas allí el resto de tu vida felizmente.
Esta pintura, reconocida como una de las más famosas de Caravaggio, es un óleo sobre lienzo, que le encargó un abogado papal en 1601. Sin embargo al igual que el resto de sus obras, ésta va a ser fuertemente rechazada por la iglesia católica, por lo cual, en lugar de esta obra, colocaron en la parroquia una pintura del mismo tema, pero de acuerdo a las exigencias de la iglesia católica.
Él artista tenía por costumbre tomar modelos para sus pinturas, personas seculares, prostitutas, vagabundos, campesinos, y personas que ante la sociedad eran de bajo rango. El punto más alto de mala fama ante la iglesia católica lo alcanzó, según dicen, con esta obra, pues se rumoraba para ese entonces que Caravaggio tomó como modelo, el cadáver de una prostituta en cita ahogada en el Tíber, para pintar a la virgen con el vientre hinchado, lo cual hizo desbordar la ira de la iglesia católica en contra de él. Esto es algo irónico, pues por un lado sus obras eran discriminadas y rechazadas por algunos postores, gracias a la iglesia católica, y por el otro, eran muy codiciadas por las valoraciones que hacían los artistas que bien sabían de la calidad de el tecnicismo y realismo que le caracterizaban, ejemplo del impulso entre artistas para sus obras es esta misma pintura, que a pesar de no ser valorada por parte de la iglésia, el pintor Peter Paúl Rubens la exaltó y logró que el Duque de Mantua, Vicenzo Gonzaga, la comprara por trecientos ducados. La obra pasó por varias manos hasta que al final se la quedó el rey Felipe XIV de Francia en 1671, llegando en nuestros días a residir en el Museo Louvre de París. La obra, es de carácter naturalista, y de hecho por ello chocó con la iglesia católica, pues la iglesia católica tiene la creencia de que María no sufrió muerte, que similar a Jesús resucitó en cuerpo, alma y espíritu sin morir. Lo cierto es que la iglesia católica no posee un argumento que registre su veracidad, como la Biblia, ya que en ningún libro antiguo que relate sobre ella hace referencia a este tipo de resurrección, a diferencia de Jesús, del cual hay centenares de afirmaciones en el nuevo testamento que atestiguan su resurrección. Lo cual va de la mano de una influencia reformista en el Pintor.
Interpretación de la pintura:
El naturalismo de la escena, afirma que la virgen murió, el argumento son los pies hinchados. A diferencia de otras pinturas sobre el mismo tema, la tristeza modesta y no descontrolada por parte de los apóstoles (a la izquierda Pedro, el que se encuentra inclinado sobre ella y tapando sus ojos es Juan y la mujer sentada con la cabeza abajo es María Magdalena), la diferencia de otros cuadros, en los cuales las reacciones son más emocionales. Hay un manto que guinda en la parte superior derecha, que le da apariencia fúnebre. Y sin duda alguna el estilo total de la pintura es tenebrista, pues les hablo de Caravaggio.
Salzburgo es una ciudad que se encuentra en Austria, su nombre se traduce del alemán “Salzburg”, que significa “Castillo de sal”. La catedral de Salzburgo fue construida en el siglo XVII, pero en realidad, posee bajo ella otras facetas de si misma que existieron desde el 774 según dataciones que se tienen hasta el momento. En sus comienzos, el emplazamiento de la catedral tomó y probó el sabor de la sangre, pues, fue un lugar en donde se hicieron sacrificios por parte de los celtas y los romanos. Lo curioso es que ha sido dañada por más de una vez. La primera vez fue en 842, el edificio se incendió después de recibir el impacto de un rayo, fue reconstruido, tardaron tres años en hacerlo. Así mismo fue creciendo, añadiéndole criptas, torres, etc. En resumen todo quedó guapísimo. Felices y contentos todos, después de ver que después de una extensa construcción y reconstrucción obtuvieron una basílica. Y llegó el segundo ventarrón, en 1598 fue seriamente dañada, por lo cual el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich Von Raitenau decidió demolerla totalmente y reconstruirla al estilo barroco, al cual ya le venía haciendo seguimiento desde mucho tiempo, por lo cual recomendó tal tarea al arquitecto italiano Vicenzo Scamozzi que hizo los planos con un estilo totalmente barroco complaciendo la voluntad de el príncipe. A pesar de todo, el sucesor de el príncipe, el arzobispo Markus Sittikus fue quien en realidad llevó a cabo la construcción nueva en 1614, encomendando los planos a Santino Solari quien cambió la esencia de los planos de Scamozzi y la construyó en 15 años. Otra ves felicez y contentos durante mucho tiempo, ¿y a que no adivinan lo que le pasó en la segunda guerra mundial?, exacto, nuevamente golpeada, y vuelta a reconstruir. Esperemos a que no tengan que invertir nuevamente en otra reconstrucción, que mala suerte tiene aquella obra arquitectónica. Debajo de ellas se encuentran reliquias y restos de la antigua basílica, por lo cual y junto a su diseño barroco, la hacen hoy un patrimonio historico de la humanidad.
Esta era una pieza musical que se reproducía solo en la capilla Sixtina. Surgió en el siglo XVII, en el año 1630. La ejecutaban los días miércoles y viernes de la semana santa. La pieza se volvió famosa y con el tiempo la iglesia prohibió la copia, escritura, o ejecución de la gran canción. Lo único permitido era agregarle un tono de misterio, por lo mucho. Aquel que no cumpliese con la nueva ley de la iglesia católica, sería excomulgado, en ese tiempo, sería hombre muerto, literalmente. Además de ser famosa hoy día por su utilidad en la capilla Sixtina, se le suma el atrevido acto del joven Mozart, que demostrando su mente prodigiosa, solo necesito un día para transcribirla, ese fue un miércoles de la semana santa, luego volvió el viernes para hacerle, por si era necesario, ciertas correcciones. Después conoció al historiador Charles Burney, quien la publicó en Londres en 1771. Después de publicar la partitura, la Iglesia católica, quitó toda prohibición referente a ella. Y por último el papa conoció al prodigioso niño que transcribió la canción con la que se deleitaba él, los servidores, y de tanto en tanto, la plebe. Aquí les dejo la letra de la canción:
PSALMUS 51 (50)1 Magistro chori. PSALMUS. David,
2 cum venit ad eum Nathan propheta,
postquam cum Bethsabee peccavit.
3 Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam;
et secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam.
4 Amplius lava me ab iniquitate mea
et a peccato meo munda me.
5 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.
6 Tibi, tibi soli peccavi et malum coram te feci,
ut iustus inveniaris in sententia tua et aequus in iudicio tuo.
7 Ecce enim in iniquitate generatus sum,
et in peccato concepit me mater mea.
8 Ecce enim veritatem in corde dilexistiet
in occulto sapientiam manifestasti mihi.
9 Asperges me hyssopo, et mundabor;
lavabis me, et super nivem dealbabor.
10 Audire me facies gaudium et laetitiam,
et exsultabunt ossa, quae contrivisti.
11 Averte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele.
12 Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum firmum innova in visceribus meis.
13 Ne proicias me a facie tua
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
14 Redde mihi laetitiam salutaris tui
et spiritu promptissimo confirma me.
15 Docebo iniquos vias tuas,
et impii ad te convertentur.
16 Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae,
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.
17 Domine, labia mea aperies,
et os meum annuntiabit laudem tuam.
18 Non enim sacrificio delectaris;
holocaustum, si offeram, non placebit.
19 Sacrificium Deo spiritus contribulatus;
cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
20 Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion,
ut aedificentur muri Ierusalem.
21 Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta;
El arte protestante del barroco, no se basa en manifestaciones sobrenaturales del poder divino, no tiene aspecto de superioridad ante los hombres, si no que refleja actos y sucesos de carácter humano, que intentan realizar lo correcto, lo que le agrada a Dios. Las pinturas narran que es más valioso el actuar, que aparentar ser bondadoso, que el mensaje ligado, y a la vez el propio motivo del surgimiento de la reforma protestante, late en los cuadros, diciendo que no hay hombre más valioso que otro, que todos son iguales, que la muerte es real para todos, por lo cual hay un Dios comprensivo, no un Dios castigador por no satisfacerle sus simples y desargumentados caprichos, este ultimo, el mensaje que emana la iglesia católica de manera implícita, manchando la imagen de Dios en muchas etapas de la historia, colocando la salvación como otro de los lujos que el hombre puede adquirir por meritos propios, por lo cual el protestantismo, hace lo que le confiere el nombre, protestar, protestar por el derecho concedido por Dios, un derecho pagado con sangre de uno perfecto hecho hombre, sangre inocente y voluntaria, para dar salvación, la cual solo se obtiene con una sola moneda, Fe, y no por obras para que nadie se gloríe, por que en realidad entre los hombres no hay justo, ni tan siquiera uno solo. Por lo cual el halo está ausente de los personajes, y en su lugar se tiene en cuenta resaltarlos mediante iluminación, pero solo con el proposito de distinguirle entre el montón, haciendo un contraste con fondos oscuros. Los pintores que reúnen estas características son Caravaggio y Rembrandt, considerados como unos de los máximos exponentes del estilo tenebrista. Eso por un lado. Por otro, están los pintores holandeses que por medio de bodegones, que presentan flores marchitas, hojas caídas, conjunto de objetos, contrastes entre apariencias vivas y muertas del material vegetal, y continuos cuadros que enmarcan la narración muy implícita y de hecho con una propia interpretación, de virtudes o defectos. En realidad el resumen de sus intenciones era demostrar lo que dice el libro de Eclesiastés Capitulo 1, versiculo 2 :
Esta pintura es un fresco que mide 280 cm de longitud y 570 cm de anchura, creado por Miguel Ángel, quien duró 4 años a partir del 1511 en plasmarla sobre el techo de la capilla Sixtina, junto a los otros episodios representados en ella. Ya sabía de su existencia y la intención de expresar el contacto creacional de Dios con Adán. A pesar de esto, no sabía el orden cronológico implícito en ella, el significado de sus dos hemisferios, su no planeada creación por la autoridad del papa Julio II y otros datos curiosos. La obra que se sitúa entre los Patrimonios Culturales de la humanidad más importantes, tiene un cuadro cronológico implícito que atestigua el siguiente orden: Primero fue la creación del mundo, luego la creación de Adán, y ya la existencia simbólica de Eva, que se halla bajo el brazo izquierdo de Dios. Adán ya había sido creado y lo único que le faltaba era la vida, el dinamismo, la esencia que le hace ser la primera criatura semejante a Dios, y Eva había sido idealizada por Dios, pero aún no había sido materializada como Adán. Los dos hemisferios tienen información sustanciosa. El hemisferio izquierdo de la pintura demarca la criatura, la figura de Adán. Un animal recién surgido de la tierra, tal cual como se interpreta de él por su posición anatómica y que a su vez podría interpretarse de dos maneras. La primera como un simple retrato renacentista en el que Adán posa de manera súper relajada, solo para denotar sus rasgos físicos en un retrato típico del renacimiento en el que se elogia en gran manera la perfección de las proporciones del cuerpo humano, y la otra, que hace mayor contraste con la figura activa de Dios en el hemisferio derecho, sería su estado apagado, con un esfuerzo que lo asemeja más a un objeto inanimado y con una voluntad igual de débil a sus fuerzas, que al hombre poderoso y con libertad inmensa de decidir, que representará después de recibir el aliento de vida que Dios infundió en él y que Miguel Ángel representó en un simple toque de dedos, lo cual pudo haber sido inspirado por el himno medieval Veni Creator Spiritus en el que se pide que el dedo de la mano derecha de Dios (digitus paternae dexterae) de a los fieles amor y corazón. El hemisferio derecho, demarca una actividad muy notable, la expresividad de la mirada de Dios que junto con su dedo derecho se aproxima a Adán, y la bata morada alborotada en la que moran los querubines, denotan que Dios con una gran intención, voluntad inigualable y amor, dio de si mismo la energía vital a El Hombre. El papa julio II, demandó de Rafael, una pintura en el techo interior de la capilla Sixtina, que retratase a los doce apóstoles, sin embargo, gracias a Dios, al final le fue concedido al pintor la libertad de creación de las imágenes que hasta hoy han deslumbrado a la humanidad durante siglos. Lo más divulgado y llamativo de esta obra es la pequeña distancia que hay entre los dedos de El creador y la criatura. Esta imagen se ha divulgado en gran manera y hasta en los medios de comunicación se hacen representaciones paródicas, ya bien sea con intención satírica o para demostrar la amistad entre algo supremo y algo inferior.
Camino hacia El Dorado
Pelicula del renacimiento. Jose D.
Protagonizada por dos jóvenes, Tulio y Miguel, ladroncillos en busca de aventuras, que tras una de sus típicas persecuciones van a parar accidentalmente en una embarcación Colonial, la que se dirige rumbo a America, dirigida por el conquistador Hernán Cortéz en 1519. Se logran escapar de esta embarcación, naufragan, con suerte llegan a tierra firme, y con mayor suerte encuentran el Dorado, tras creer en la leyenda y en un mapa adquirido anteriormente, como de costumbre, deshonradamente. Hallan esta ciudad de abundantes joyas, repleta de oro y paisajes exóticos. Allí son tratados como dioses, por lo cual aprovechando la oportunidad única e increíble de sus vidas, sortean divertidas situaciones que ponen en riesgo la veracidad de sus divinidades. Los escenarios están repletos de flora, fauna, arquitectura y costumbres propias de los antiguos territorios indígenas. En este marco histórico existen hombres afortunados, que no reciben el pago justo de sus malvados hechos, tal es el caso de los bandidos que consiguen riquezas en el nuevo mundo. La sociedad occidental estuvo en este periodo asediada de leyendas que se narraban de America y por ello era un tema llamativo, que hasta lograba despertar la imaginación y activar la fantasía de los hombres más maduros. En el nuevo mundo las riquezas, no son riquezas, y los dioses son la autoridad que rige la paz y equilibrio social de las pequeñas tribus, desde las más desarrolladas como la azteca e inca, hasta las más pequeñas. Todas las cuales dentro de su marco religioso concebían el culto a los animales, las ofrendas materiales, como el oro principalmente, y en el peor de los casos y como condena para muchos bandidos, el sacrificio humano. Los chamanes (sacerdotes indígenas) y los reyes estaban juntos y casi iguales en el poder sobre las tribus, más sin embargo, los chamanes eran los más autoritarios, pues, lograban someter al rey y su pueblo a si mismos por temor y admiración haciendo uso de prodigios y la magia negra. Los españoles aventureros que eran confrontados con esta realidad, cara a cara, tomaban una de estas dos decisiones: Implantarse en estas tierras nuevas, explotando su virginidad, explorando y maravillados por tal hermosos paisajes, o regresar a España con oro y un nuevo renombre tan valioso por el mismo. Pero la realidad pintaba diferente para muchos, los no afortunados, pues en medio de estas conquistas eran muertos por las plagas, enfermedades, fieras o guerras que también abundaban en este nuevo mundo.
Nosotros el 31/10/08
Tristán e Isolda
Película Marco Serra
Tristán e Isolda
Sinopsis
La historia relata la historia de un niño, Tristán, que al ser muerta su única familia, el rey Mark, le acoge como hijo suyo y le cría con sus hijos. Tristán se convierte un joven guapo, fuerte y muy hábil con la espada. Mientras, en Irlanda, la joven princesa Isolda, hija del rey, es prometida con un hombre mucho mayor que ella. Éste le dice a Isolda que se va a luchar contra los ingleses.
Se acercan los irlandeses y Tristán va a luchar contra ellos junto a más caballeros. Allí resulta herido por el prometido de Isolda, que le clava la espada llena de veneno y todos lo dan por muerto. Le preparan un entierro, lo ponen en una barca y lo dejan navegando por las aguas…. Hasta que llega a la costa de Irlanda. Isolda, que se encuentra paseando por allí, lo recoge y descubre que está vivo y que tiene la cura. Tristán despierta y se encuentra con Isolda y su criada. Al final, como no, terminan enamorándose, pero la criada, advierte a Isolda de que Tristán es inglés, que puede ser peligroso y le pide que no le diga su nombre verdadero así que ella le dice que es una criada y se pone el nombre de la suya. Al final, tienen que separarse para que Tristán vuelva a su país. Allí todo el mundo le recibe contento, y su padrastro más aún. Como el prometido de la princesa de Irlanda ha muerto, el padre de la princesa organiza un torneo en el que van a luchar muchos caballeros para ganar la mano de Isolda. El padrastro de Tristán quiere una esposa y Tristán se ofrece para luchar en su nombre y ganar a la princesa en honor a su padre. Ya no os cuento nada más para no fastidiar la historia entera a quien quiera ver la película.
Comentario personal
El vestuario es muy acertado durante toda la película. No hay ningún momento en el que se vea algún fallo, tanto en la gente campesina, como en los nobles y caballeros. Isolda estaba muy bien ambientada en su época, no tan solo por el vestuario en sí, sino que también por su peinado. La banda sonora creo que ha sido bastante acertada acorde con los escenarios concretos que le tocaban, escenas románticas, batallas, etc. Las batallas no me han gustado mucho por el hecho de que son poco espectaculares. En general la película está bien para todo aquel al que le gusten las películas románticas y tristes. A mi en particular, no es que me haya entusiasmado.
El caballero negro
Película de Miguel
Las cruzadas
Película de Jose
Las cruzadas
Las famosas cruzadas de los siglos que circundan el siglo X después de Cristo, entran a formar parte de un hecho que modifica el estilo, la jerarquía, los valores éticos y religiosos de la baja sociedad feudal.En Las cruzadas, se denotan conceptos culturales, posiciones morales y justificación de conquistas humanas de la tierra santa como ofrenda de gratitud hacia Dios.Los protagonistas de la película muestran el corazón del hombre feudal en sus tres distintas inclinaciones. Peter, Richard y Andréu, hombres con propósitos distintos pero unidos por las cruzadas:Peter, refleja el hombre sabio, enamorado, justo y letrado, sin poder feudal, si no en la condición de un simple vasallo.Richard, el hijo de un señor feudal que participa en las cruzadas, y que luego de sortear un problema de carácter gubernamental con su hermano, termina muriendo a manos de él, dejando a Richard indefenso, por lo que este decide luchar en las cruzadas por convicción propia, por la fe, pero a la vez lo hace en busca de justicia.Andréu, es hermano de crianza de Peter. En las cruzadas el cambio que este tuvo fue más notable que el de los otros dos, porque paso de ser un seguidor de ideales a ser un líder con ideales propios de justicia y honradez en la tierra santa. Pasó de ser un aventurero a un hombre con acciones premeditadas. Mencionar a Dios y tenerlo como respaldo de las acciones era muy importante para todos. La cultura social consistía en el temor y reverencia ante Dios. Reconocer la supremacía de Él, a veces era solo por costumbre pero no de corazón. Hablar y actuar con arrogancia por la verdad de Dios, era para ellos lo mas normal y correcto. Ejemplo claro de ello fueron en la película los comandantes de batalla aventurada y sin orden estratégico en Jerusalén; unos que mataban por saquear, otros por el interés territorial, y también les había de aquellos que fácilmente distorsionaban la fe cristiana en una fe esclavizante de dogmas absurdos y nada compatibles con lo que en realidad Dios tiene por voluntad.En la película se ve la convicción mas absurda y real de esos tiempos, la creencia de que cristo les demandaba defender a Jerusalén de los musulmanes, sin importar a cuantos matar, y a como recurrir al dominio de esa tierras.Así mismos se llamaban los templarios, soldados de Jesucristo. Pensaron que la espada que él trajo era de hierro, cuando en realidad es de amor y verdad, que precisamente se compara con espada, por ser para muchos muy fuerte y desagradable, pero para los que bien actúan, el arma más eficaz para vivir en paz.